martes, 24 de julio de 2018

Post-Vanguardismo. Arte Conceptual

El arte conceptual, conocido como “idea art, información art o software art”, es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. Puede definirse como una forma de expresión que intenta evitar el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales, en que el espectador es invitado a compartir con el artista o también como el movimiento artístico moderno o contemporáneo que defiende la superioridad de las ideas vehiculadas por la obra de arte, dejando los medios usados para crearla en segundo plano. Lo más importante es el concepto subyacente a la obra, por lo que es valorado el proceso mental y la reflexión sobre el trabajo. Recurre frecuentemente, además de la fotografía y de textos, a mapas, esbozos, y en algunos casos, se reduce a un conjunto de instrucciones escritas que describen la obra. De esta forma, busca articular los límites del arte formalista con su propia crítica, proclamando el fin del objeto y la preferencia por el medio, para captar la atención del espectador.
Los artistas conceptuales intentan mostrar su rechazo en producir objetos de lujo para museos y cuestionan a las instituciones que sostienen ese ideal de lujo y exclusividad del arte.

Resultado de imagen para Por el amor de Dios
Por el amor de Dios
Damien Hirst
https://bit.ly/2LvQEMn



Fuente:
http://knoow.net/es/artes-y-letras/cine-teatro/arte-conceptual/

Vanguardismo 1900-2017

FAUVISMO (1903)
Pintor francés, máximo representante del fauvismo. El 20 de marzo de 1906 se inauguraba en los grandes invernaderos de Cours-la-Reine, en París, una nueva edición del Salón de la Sociedad de Artistas Independientes. Aquella exposición supuso el primer gran éxito de Matisse y su consagración como pintor y como cabeza visible de un nuevo movimiento. Los lienzos del artista causaron sensación: de gesto espontáneo y color puro, su obra daba las pautas de un estilo nuevo, lleno de vigor expresivo y que se negaba a ser una mera imitación de la naturaleza.
Henri Matisse – “La raya verde” (1905, óleo sobre lienzo, 42 x 32 cm, Museo Nacional de Arte, Copenhague)
Henri Matisse fue uno de los principales impulsores del Fauvismo, un movimiento de vanguardia caracterizado por el uso de colores estridentes y...
La raya verde.
Henri Matisse.
https://bit.ly/2LMwLNR


EXPRESIONISTAS ALEMANES (1905)
El expresionismo alemán es un movimiento desarrollado esencialmente en la ciudad de Dresde. En 1913. Los artistas no pueden hacer exposiciones individuales. Existe una asunción de preceptos de carácter nacionalista. Emplean la xilografía con frecuencia ya que permite grandes contrastes.Existe un interés por las tallas africanas así como el "Art Brut" (arte inestable). El expresionismo se genera alrededor del arte infantil, el arte de los enfermos mentales y el arte de los pueblos primitivos.
En blanco II.
Vasili Kandinski.
https://bit.ly/2uOS3DX

Mujer reclinada con la camisa blanca.
Ernest Ludwig Kirchner
https://bit.ly/2A5FPfg


CUBISMO (1907)
La pintura cubista es la expresión pictórica del movimiento artístico denominado Cubismo, originado en París, el año 1908, de la mano de Pablo Picasso El cubismo se mantuvo activo hasta el año 1918, fue un flash en la historia, un movimiento realmente corto, sin embargo, su importanmcia fue mucho más allá, estilos contemporáneos de toda Europa como el Dada o el Futurismo (en Italia), nacieron como movimientos miméticos del cubismo. Posteriormente también estilos como el surrealismo y la mayoría de corrientes asociadas al modernismo, estuvieron plénamente empapadas de su influencia. Buscaban una ruputura absoluta con todo vestigio de la norma clásica en la composición. La profundidad, la descripción de la naturaleza y la perspectiva se comenzaron a transformar.
El estilo se desarrolló en 2 fases bien diferenciadas, la primera llamada cubismo analítico, pretendía representar cuerpos complejos en versiones simplificadas, mediante masas fragmentadas en figuras geométricas. Aproximadamente desde 1912 se comenzó a manifestar la segunda fase del estilo: el cubismo sintético, este ya ni siquiera utilizaba las figuras con volumen, sino que se entregó totalmente a la composición bidimensional.
Botella y peces.
Georges Braque.
https://bit.ly/2OfhZRy
Still life with a guitar.
Juan Gris.
https://bit.ly/2ObSXTn

 Artist: Picasso | Les desmoiselles d'Avignon, 1907
Las señoritas de Avignon.
Pablo Picasso.
https://bit.ly/2A7U17v
*ARTE AFRICANO*
El arte africano se entiende como un conjunto de manifestaciones artísticas producidas por los pueblos del África subsahariana a lo largo de la historia. El continente africano acoge una gran variedad de culturas, cada una de ellas caracterizadas por su propio idioma, tradiciones y formas artísticas características. Este arte muestra una fuerte influencia del antiguo Egipto artístico y cultural de las civilizaciones africanas del sur del Sahara. Es un fiel reflejo de ricas historias, mitos, creencias y filosofía de los habitantes de este gran continente. La riqueza de este arte ha estado suministrando materias primas e inspiración para muchos movimientos artísticos contemporáneos en América y Europa. Durante el siglo XX, los artistas contemporáneos admiraron la importancia de la abstracción y el naturalismo en el arte africano. Los pueblos africanos hicieron sus objetos de arte, utilizando distintos elementos de la naturaleza. Hacían esculturas de marfil, máscaras entalladas en madera y ornamentos en oro y bronce. Los temas retratados en las obras de arte remiten a lo cotidiano, la religión y los aspectos naturales de la región poblada. Así, esculpían y pintaban mitos, animales de los bosques, escenas de tradiciones, personajes cotidianos, etcétera.
Máscara de Gabón
https://bit.ly/2A9m9aC

DADAISMO (1912)
El Dadaísmo fue una tendencia artística que surgió en Zúrich (Suiza) en 1916. Esta vanguardia se extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. Estaba en contra del arte, los códigos y valores de su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía. Se presentó como una ideología o una forma de vivir. Tiene una actitud de burla total y humor, se basan en lo absurdo y en lo carente de valor. Medios de expresión irónico-satíricos, a través del gesto, el escándalo, la provocación.  Poesías ilógicas o de difícil comprensión (El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos).  Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso, etc. Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo imperfecto, la intuición. Manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, lo universal, la razón, el sentido, la construcción del consciente. Negativo y en contra el modernismo, el expresionismo, cubismo, futurismo y abstraccionismo. Quieren volver a la infancia. Consideran más importante al acto creador que al producto creado.
The Handsome PorkButcher
Francis Picabia
https://bit.ly/2OeXQL7

Retrato a Tristán Tzara.
https://bit.ly/2uO8zEh



FUTURISMO (1909)
El futurismo es un movimiento cultural y artístico cuyo origen se sitúo en Italia en las primeras décadas del siglo XX. Esta corriente artística realizó toda una alabanza a lo irracional, a la exaltación de la euforia, el progreso, el movimiento, el dinamismo, los avances tecnológicos... Los futuristas buscaban representar la cuarta dimensión, el tiempo, por lo que intentan plasmar objetos o sujetos en movimientos con sus diferentes secuencias. Para ello usarán lo que se denomina dinamismo plástico en el que se representa varias imágenes de un objeto o sujeto simultáneamente. De modo, que se yuxtaponen varios momentos de una misma escena.
El ideario futurista se entrelaza con las ideas rupturistas con el pasado, encontrando en los avances tecnológicos una de sus mayores fuentes de inspiración. Las principales críticas que ha recibido el futurismo son su exaltación de la guerra y de los valores belicistas, su deshumanización y la alianza político social que realizo con el fascismo italiano


La ciudad se levanta.
Umberto Boccioni
https://bit.ly/2A90rTZ
BAUHAUS (1918)
La escuela de oficios y diseño Bauhaus, o Staatliche Bauhaus, es uno de los hitos del arte moderno. Tocó las distintas áreas artísticas, aunque fue en la arquitectura donde más influyó. Las bellas artes y la artesanía tenían el mismo valor dentro de la producción industrial. Su significado es “Casa de la construcción” y de ahí salieron algunas de las ideas y propuestas más interesantes de principios del siglo XX. No sólo fue una escuela, también se convirtió en todo un movimiento artístico. En la Bauhaus nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y el diseño gráfico tal y como los conocemos. Los profesionalizó, pero además lo hizo aportando un estilo propio presente en todos los objetos usados en el día a día. En 1996 las obras de la escuela en Weimar y Dessau fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad.

Cat and Bird
Paul Klee
https://bit.ly/2mHE0fg

SURREALISMO ABSTRACTO (1920)
El Surrealismo abstracto es una tendencia pictórica dentro del surrealismo, caracterizada por aplicar el “automatismo” puro, de madera que se pierde toda representación figurativa y, en lugar de ello, los artistas inventan universos figurativos propios.
Se considera que esta tendencia nace en torno a 1920. Se expande por toda Europa, encontrado surrealistasabstractos en España (Joan Miró, a partir de 1924), Francia (André Masson y Max Ernst en parte de su producción), Holanda, Estados Unidos o Alemania. 

Escultura Joam Miró
https://bit.ly/2A4kcME

SURREALISMO ONÍRICO (1920)
Se distingue por asociar elementos dispares en sus obras, adoptando una metodología similar a la de la terapia del psicoanálisis.

La persistencia de la memoria.
Salvador Dalí
https://bit.ly/2uX17WK

SURREALISMO METAFÓRICO (1920)
Lo real se termina mezclando con lo fantástico en una obra donde la cuidada luz la convierte en un lugar único en el que se encuentran todo tipo de criaturas, que resultan ser metáforas de la vida cotidiana, que se desarrollan en bellos paisajes cargados de imaginación y dulzura.
The Son of Man, 1946 by Rene Magritte
The son of Man
Rene Magritte
https://bit.ly/2NIxWi0


SUPREMATISMO (1916)
El Suprematismo fue una tendencia artística que derivó del Cubismo. Formalmente los planteamientos supremacistas están relacionados con el Neoplasticismo y también con alguno de los principios de Kandinsky. La pintura supremacista se desvinculaba de la naturaleza, creando una realidad totalmente original. Aparecen formas puras y absolutas en la plasmación de armonías sencillas, supremacía de la sensibilidad plástica pura por encima de todo fin materialista, práctico, social, descriptivo o ilusionístico, empleo de colores planos contrastantes y una gama de colores reducida (rojo, negro, azul, blanco y verde) o a veces carente de color, predominio de fondos neutros, generalmente el blanco, el punto de fuga no se ubica sobre el horizonte, sino sobre el infinito, expresa sensaciones de movimiento y velocidad; algunas estructuraciones complejas asimétricas, de líneas y formas trapezoidales en variación constante (distintos tamaños y colores), generalmente ordenadas en relación con diagonales, de sensación dinámica (esta estructuración es característica del período 1914 y 1917). Otras estructuraciones sencillas a base de formas geométricas puras y absolutas (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y cruz) de manera independiente o conjugadas y ocupando gran parte de la superficie del cuadro.

Cuadrado Negro
Kazimir Malévich
https://bit.ly/2Lxb3At

ARTE ABSTRACTO (1916-1918)
El arte abstracto es el estilo artístico cuyas consecuencias han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. No necesita justificar la representación de las figuras, sino que tiende a utilizar un lenguaje visual propio con unos significados variados. En sus inicios, el arte abstracto dio lugar a grandes polémicas y discrepancias, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una fuente inagotable de ideas para los artistas de nuestro siglo y nadie se atreve ahora a poner en duda su existencia e identidad como un arte propio.
El lenguaje que se utiliza está basado en las experiencias fauvistas y sensaciones del autor, exaltando normalmente la fuerza del color. También existe la expresión con estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas.

El árbol rojo
Piet Mondrian
https://bit.ly/2JRyEXD

MURALISMO (1920)
Corriente estética que tiene un auge mundial al finalizar la Revolución Mexicana y que surge cuando el arte latinoamericano, dependiente de Europa, tiene en México un momento de particular interés al desarrollar el arte del mural. Los cambios resultantes de este periodo, sobre todo sociales, generan una nueva visión frente al motivo de representar en las artes, así como una nueva manera de ver la vida. Esto se traduce en mexicanismo, humanismo y universalismo.
El muralismo responde a los ideales revolucionarios y a la paz política y no es en sí una técnica como el mural o fresco: es una escuela o movimiento.
La marcha de la humanidad
David  Alfaro Siqueiros
https://bit.ly/2LzZRTD


ESTRIDENTISMO (1921)
El estridentismo fue el único grupo artístico y literario mexicano de vanguardia en los años veinte. Fue un movimiento artístico multidisciplinario vanguardista fundado por el poeta mexicano Manuel Maples Arce hacia finales de 1921, y se disolvió en 1927.
A pesar de haber nacido en Ciudad de México, el movimiento se desarrolló formalmente en Xalapa, cuando la Universidad de Veracruz optó por apoyar el movimiento.
El estridentismo se caracterizó por perfilarse hacia el espíritu de modernidad, y el cosmopolitismo y lo urbano toman el centro. Había un culto al progreso asociado a los avances mecánicos; este culto manifestaba la inconformidad con la estética vigente al momento, asumiendo así formas del humor negro, el esnobismo y el rechazo a todo lo pasado. En este sentido, fue un movimiento subversivo tanto en la temática como en la forma de las obras.
Los poetas y pintores estridentistas tenían una cierta obsesión estética con la ciudad moderna, concibiendo inclusive una utopía llamada “estridentópolis”.
El estridentismo comparte algunas características del cubismo, el dadaísmo, el futurismo y el ultraísmo español, pero su foco está en la dimensión social que toma de la Revolución mexicana.
Es por esto que los estridentistas también estaban relacionados con los movimientos insurgentes políticos enfrentados al elitismo del modernismo del grupo llamado Los Contemporáneos.

DeembarcoCanalSICDF.JPG
El desembarco de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas.
Ramón Alva de la Canal.
https://bit.ly/2LmEaHx

EXPRESIONISMO ABSTRACTO (1940)
El expresionismo abstracto fue un movimiento artístico estadounidense que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, centrado principalmente en la ciudad de Nueva York. También se conoce como Action Painting (Pintura de Acción), término acuñado por el crítico Harold Rosemberg en el artículo “Los pintores de acción americanos”, publicado en la revista Art News en 1952, e American Type Painting (Pintura de tipo americano), término utilizado por Clement Greenberg, para distinguirla de la pintura europea.
Pollock y su método de pintura se hicieron legendarios, así como su atormentada personalidad. Disponía el lienzo en el suelo para poder integrarse en él, ser parte física de la tela, caminando alrededor, trabajándolo en todas las direcciones.
El modo deaplicar la pintura (dripping), dejándola caer directamente del bote y el uso de arena (tomado de los rituales de los indios americanos) y cristales pueden ser interpretados como un automatismo llevado al límite.
Los postes azules
Jackson Pollock
https://bit.ly/2LLgWal

MINIMALISMO (1950)
El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos y básicos. Por lo tanto, tiene como finalidad generar sentido a partir de lo mínimo. Esto requiere simplificar los elementos utilizados, apelando a un lenguaje sencillo, colores puros y líneas simples.

0 through 9
0 THOUGHT 9
Jasper Jhons
https://artuk.org/discover/artworks/0-through-9-117782

ARTE CONCEPTUAL (1960)
El arte conceptual, conocido como “idea art, información art o software art”, es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. Puede definirse como una forma de expresión que intenta evitar el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales, en que el espectador es invitado a compartir con el artista o también como el movimiento artístico moderno o contemporáneo que defiende la superioridad de las ideas vehiculadas por la obra de arte, dejando los medios usados para crearla en segundo plano. Lo más importante es el concepto subyacente a la obra, por lo que es valorado el proceso mental y la reflexión sobre el trabajo. Recurre frecuentemente, además de la fotografía y de textos, a mapas, esbozos, y en algunos casos, se reduce a un conjunto de instrucciones escritas que describen la obra. De esta forma, busca articular los límites del arte formalista con su propia crítica, proclamando el fin del objeto y la preferencia por el medio, para captar la atención del espectador.
Los artistas conceptuales intentan mostrar su rechazo en producir objetos de lujo para museos y cuestionan a las instituciones que sostienen ese ideal de lujo y exclusividad del arte.


Baltasar Pérez Colinas
https://bit.ly/2JOwb09

POP ART (1960)
El arte pop fue un importante movimiento artístico del siglo XX caracterizado por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas Artes, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía.
El movimiento como tal surgió en el Reino Unido y después en los Estados Unidos. En Estados Unidos marcó el regreso del dibujo del tipo Hard Edge (dibujo de contornos nítidos) y del arte representacional como una respuesta de los artistas al utilizar la realidad mundana e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del expresionismo abstracto.
La mayoría de las obras de este estilo son consideradas incongruentes debido a que las prácticas conceptuales que generalmente son utilizadas hacen que sean de una difícil comprensión. El concepto del Arte Pop no hace tanto énfasis al arte en sí, sino a las actitudes que lo conducen.

Resultado de imagen para andy warhol sixteen jackies
Sixteen Jackies
Andy Warhol
https://bit.ly/2uZhPF5



Fuentes:
https://historia-arte.com/movimientos/fauvismo
https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2018/01/el-expresionismo-aleman-el-arte-de-a-tristeza-002312685.html
https://www.todocuadros.com.mx/estilos-arte/cubismo/
http://www.escuelapedia.com/principales-caracteristicas-del-arte-africano/
https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/07/08/el-dadaismo-y-sus-caracteristicas/
http://arteac.es/el-futurismo-1909-1944/
https://moovemag.com/2013/02/bauhaus-la-escuela-del-arte-del-diseno-y-la-arquitectura-del-siglo-xx/
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/934106
http://historiadelarte-amparosantos.blogspot.com/2009/04/surrealismo-onirico.html
http://www.malatintamagazine.com/tag/surrealismo-metaforico/
https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/07/25/caracteristicas-del-suprematismo/
http://www.historiayarte.net/a-arte-abstracto.html
http://www.portaldearte.cl/terminos/muralism.htm
https://www.lifeder.com/estridentismo/
https://moovemag.com/2016/07/expresionismo-abstracto-borrador/
https://definicion.de/minimalismo/
http://knoow.net/es/artes-y-letras/cine-teatro/arte-conceptual/
https://www.arslatino.com/es/magazine/notas/394-movimientos-artisticos-pop-art


Abstracción del s.XX. Pintores impresionistas.

Claude Monet
Líder del movimiento de arte impresionista, los cuadros de Monet son reconocidos como los más puros ejemplos de este estilo. Su importancia se refleja en el precio logrado por su óleo "Le Bassin Aux Nympheas", vendido el año 2008 en Londres por 40,9 millones de libras esterlinas.
Monet sentó las bases de la pintura moderna, su pincel no buscaba comunicar una historia ni dar una instrucción moral al espectador, sino que ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el ojo. Las pinceladas puntillistas, que pintó en sus cuadros con propiedad de maestro, son el origen del arte pictórico moderno.

Resultado de imagen para El Estanque de Ninfeas
El estanque de Ninfeas.
Monet.
https://bit.ly/2JS2USn

Paul Cézzane
Fue un pintor francés, uno de los principales padres del impresionismo. Según muchos coleccionistas, con Cézanne empezó "todo", refiriéndose al inicio de movimientos rupturistas que medio siglo después confluirían en el modernismo.

Fruta y Jarra en una mesa.
Cézzane.
https://bit.ly/2v3Cvf5
Vincent van Gogh
su estilo fue tomado como ejemplo en el desarrollo posterior del abstracto, fauvista y expresionista. Las pinceladas puntillistas y líneas ondulantes de sus cuadros son consideradas sublimes por los expertos, el pintor no sólo dominaba una técnica innovadora para su tiempo, sino que logró construir una propuesta estética sólida, en la que conviven trazos impresionistas, contrastes surrealistas y formas con gran fuerza expresiva.

Noche estrellada sobre el Ródano
La noche estrellada sobre el ródano.
Van Gogh.
https://bit.ly/2Lj19TU
Edgar Degas
Dibujante, escultor y pintor historicista por formación, pero transformado al realismo contemporáneo con ribetes de impresionismo, por convicción. Virtuoso en la técnica académica clásica, pero moderno en su búsqueda de imágenes. A menudo se le nombra como uno de los fundadores del Impresionismo, pero queda claro que no pertenece al reducido grupo de "impresionistas puros".

Ensayo de ballet
Ensayo de ballet.
Degas
https://bit.ly/2LmTLH1




Los impresionistas llevaban la expresión al máximo punto, eran individualistas y lo importante para ellos era captar los diferentes colores luz, no se fijaban en las formas. Se da fin al expresionismo con Madame Matisse.



Biografias:https://www.todocuadros.com.mx


Romanticismo s.XIX, expresionistas y Academicismo.


Romanticismo...



La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la crisis interna de los sistemas de Antiguo Régimen, provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, una manera de sentir.
El Romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura académica, rompiendo con las reglas de composición. Su temática busca la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Algunas causas como la guerra de la independencia griega gozan de un gran predicamento entre los románticos. Entre sus máximos exponentes se encuentran los franceses Géricault y Delacroix, los ingleses Constable y Turner, que anticipa el impresionismo,el español Goya  y el germano Friedrich.
Los términos “clásico” y “romántico” son utilizados como términos críticos al arte de cada época. A mediados del siglo XVIII, aparece una división entre lo clásico y lo romántico a partir de la obras de Burke y Winckelmann



Francisco de Goya fue uno de los más grandes artistas de la historia. Consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y expresionismo.
Es por ello considerado el Padre del Arte Contemporáneo.
El pintor tardó en progresar, aunque siempre supo cual era su vocación. Rechazado en varios premios durante su juventud, tardó 3 exámenes en conseguir el título de Maestro de Pintura. Una vez conseguido emprendió un viaje a Italia que le hizo descubrir el arte con sus propios ojos, lejos del acartonamiento académico.
Su arte cambia al llegar a Madrid, donde consigue trabajo diseñando tapices. Poco a poco, y gracias a un evidente talento, consigue un meteórico ascenso social que lo lleva a la corte real.


Resultado de imagen para el quitasol goya
El quitasol.
Goya
https://bit.ly/2JRdMjo

Academicismo...
Se denomina pintura academicista o arte académico, al estilo de aquellas obras que utilizan un particular método en su realización, y siguen un canon de composición determinado, propio de una escuela de arte, que a su vez está ligada a una época y lugar.
De manera tradicional el academicismo se identifica con la escuela francesa Académie des beaux-arts (fundada en 1816), la cual promulgaba las bondades del eclecticismo, entendido como una armonía entre lo neoclásico y el romanticismo. Los cuadros pintados por estos grandes maestros no sólo adoptaron las normas formales que la escuela, sino que además la propia temática de las obras se vio también influida.
La parte neoclásica de la mezcla emerge en forma de temática mitológica, aunque no es requisito, su uso está muy extendido entre los pintores de la escuela francesa. Se niegan a pintar escenas realistas, o paisajes reales, ellos no ven motivo para gastar su tiempo pintando lo que consideran como "fealdad", por el contrario, se abocan sólo a representar una belleza casi sublime. Ultima rama de la pintura neoclásica, tratan temas del presente.
Resultado de imagen para Steam-Boat off a Harbour’s Mouth in Snow Storm
Steam-Boat off a Harbour’s Mouth in Snow Storm
William Turner
https://bit.ly/2LPLp7e
Eugène Delacroix - Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple.jpg
La libertad guiando al pueblo.
Delacroix
https://bit.ly/2fM8EDn

Fuentes:

https://www.todocuadros.com.mx/estilos-arte/academicismo/
http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html
Imágenes Wikipedia.
https://historia-arte.com/artistas/francisco-de-goya

Venus.

Giorgione - Sleeping Venus - Google Art Project 2.jpg
Sleeping Venus.
Giorgione.
https://bit.ly/2uNyM62
RokebyVenus.jpg
Venus del espejo.
Velazquez.
https://bit.ly/2uYVvvh
Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - edited.jpg
Nacimiento de Venus.
Botticelli.
https://bit.ly/1fAk1so

Tiziano - Venere di Urbino - Google Art Project.jpg
Venus de Urbino.
Tiziano.
https://bit.ly/2A5uHPw

Inicios del Arte Moderno

Renacimiento.
Retoman Grecia y Roma Antigua. 1440-1492


Se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inicio en la ciudad de Florencia en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo a la antigüedad clásica y su antropocentrismo: (Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente). El nombre de Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser: un renacer de la cultura grecolatina.
En torno a la Dignidad del hombre en el nuevo periodo histórico.
Comenzó como un movimiento orientado por artistas e intelectuales, bajo el signo del Humanismo; ya que para ellos el hombre era lo primordial. Es un renacer de las artes donde los asuntos representados, desde el punto de vista ético y estético no son ya más absolutamente en función del concepto de vida cristiano. Los intelectuales del renacimiento entre otros aspectos, apuntan hacia la fusión de lo cristiano con los conocimientos del periodo clásico antiguo de Grecia y Roma. Ellos actúan en función no de oponerse a la cristiandad, sino de ser mejores cristianos armados con el saber de eruditos del pasado. 

Quattrocento.
El artista, que deja de ser anónimo. La edad media acaba y se empieza a valorar la antigüedad, el arte clásico griego y romano. Pero todos esos nuevos artistas e intelectuales no quieren sólo imitar esa época mítica. Lo quieren superar. También se empieza a valorar al ser humano (humanismo). Eso da como resultado la representación de la figura humana como tema, se busca imitar las cosas como son (anatomía, profundidad, proporción, perspectiva…).

Manierismo (1520.1800)
Cuando los elementos principales del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, el manierismo significó un progresivo abandono de la proporción de las figuras, de la perspectiva espacial, del uso de líneas claras y definidas y de las expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas. El manierismo es un período de transición entre el arte renacentista y el arte barroco de los siglos siguientes. El concepto de maniera significaba un saber hacer, y además sin esforzarse demasiado por hacerlo. 
Dentro de los que se encuentra es Barroco (movimiento artístico manierista italiano conocido por sus formas complejas), Rococó (movimiento francés con formas más complejas y amontonadas) y Neoclacisismo (surge en contra de la oposición ornamental y recargada como barroco y rococó).


Jean Auste Dominique Ingres.

(Montauban, Francia, 1780 - París, 1867) Pintor francés. Último representante de los grandes pintores del neoclasicismo francés, Ingres se presenta sin embargo con una postura ambigua frente a los postulados clasicistas que le sitúan dentro del germen del movimiento romántico. Estudió en la Academia de Toulouse, antes de trasladarse en 1797 a París, donde fue alumno de J. L. David.


Resultado de imagen para La bañista de Valpinçon
La bañista de Valpincon.
Ingres.
Resultado de imagen para venus y marte (botticelli)
Venus y Marte. Botiicelli.
https://bit.ly/2LitN7N


Resultado de imagen para baco y ariadna
Baco y Ariadna. Tiziano
https://bit.ly/2NILUjZ

Fuentes:
https://historiadelarteen.com/2014/10/22/el-renacimiento/
https://historia-arte.com/movimientos/quattrocento
https://historia-arte.com/movimientos/manierismo
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ingres.htm

Roma (Arte románico)

En el año 300 d.C. el Rey Constantino I suprime la religión pagana involucrando a los romanos al cristianismo.
Para el año 350 d.C. la Religión Cristiana es oficial.

Durante la edad Media, Roma se divide en:
Roma de Oriente (400 d.C.) al mando de los Godos.
Roma de Occidente (1450 d.C.) al mando de los Turcos.

Y finalmente con la caída de Constantinopla se da fin al arte románico.

ARTE BIZANTINO ROMÁNICO (400-700 d.C.)
Representaciones sagradas.
Rasgos formales: Sencillez y claridad compositiva, expresiones idealizadas, sentido del ritmo y elegancia de las figuras, rico colorismo, viva iluminación y congelamiento de cierto clasicismo.
Pinturas de caballete o cualquier otra técnica sobre soporte móvil.
Valor místico y profiláctico.
Se fijan modelos que garantizan la santidad de la imagen.
El icono se venera como imagen sagrada
Mantenimiento de convenciones formales y estilísticas.


ARTE GÓTICO (1100-1200/1400 d.C.)
Gótico lineal (Francogótico) s. XIII, Italo-Gótico o Trecento s. XIV, Gótico Internacional o Cortesano finales s. XIV e inicio s. XV.
Se presenta durante el naturalismo.
Escuela Flamenta y Escuela Florentina.
Estilización.
Máximos representantes: Giotto, Duccio, Cimabue, Simone Martini, hnos. Van Eyck, R. Van der Weyden, El Bosco.
Temas religiosos: Vida de Jesús, María y de los santos (hagiografía), La leyenda Dorada.
Temas profanos: Retrato individual dentro de una obra religiosa.
En las pinturas hay figuras con proporciones alargadas y curvilineas, expresividad facial y gestual, fondos dorados y predominio de la línea (dibujo) sobre el color.

GIOTTO.
1264-1337.
Quita lo sagrado acercándolo al hombre, nueva representación religiosa más humana, observada de manera horizontal.

Resultado de imagen para giotto pinturas
"Lamentación sobre Cristo muerto"
https://bit.ly/2JRIQiX
Fuentes:
Clases UAM y material de trabajo CECUC.
 

Arte Clásico Antiguo -Roma y Grecia Antigua-.

Grecia Antigua 501 a.C.


Tipologías: Relieve y escultura exenta (la escultura se policromaba)
Materiales: Bronce, mármol blanco, terracota, entre otros.
Temas centrales: La figura humana (antropocentrismo), la búsqueda del ideal de belleza (física y espiritual).
Valores formales: Simetría, proporción (Canon), equilibrio, expresividad, volumen y movimiento. 
Fuentes de inspiración: Dioses, héroes de la mitología griega y jóvenes atlelas.

Victoria de Samotracia (s.II a.C.) - Autor: escuela rodia. De lleno en el perídodo helenístico, esta espectacular estatua de dos metros y medio de altura fue esculpida pensando en la proa de un barco. Pese a estar incompleta, es maravillosa la sensación de que el viento le impacta de frente, con sus ropajes pegándose al cuerpo y su curiosa postura hacia adelante. Sin duda es una de las más bellas muestras de la escultura griega.
https://bit.ly/2JPE85w

Roma 300 a.C. - 300 d.C.
Retrato romano: Máscaras funerarias e Imagenes Maiorum, retratos realistas.
Influencia: La cultura etrusca (retratos de difuntos fieles en su parecido y sin idealización).
Admiración y mimetismo hacia lo griego.
Retratos de hombres públicos veraces pero sin imperfecciones naturales. Se exhibian en el ágora: modelo de rectitud moral y cívica.
Búsqueda de la perfección y naturaleza humana.

Imagen relacionada
https://bit.ly/2uM6ZD0
Fuentes:
Material CECUC.

Arte Antiguo

Inicia el arte en 40,000/30,000 a.C. en las cavernas...

Cueva de Laucaux, Francia.

La Cueva de Lascaux es un recinto arqueológico de inmenso valor que cuenta con magníficas pinturas prehistóricas, incluyendo casi 1500 grabados y 600 pinturas, además de contener numerosos signos y caracteres aún no descifrados. Sus pinturas pertenecen a finales del período auriñaciense, y principios del magdaleniense.
La pintura revela las técnicas empleadas que no difieren de las actuales como degradado cromático, coloración parcial de patas, vientre y hocicos. Sobre todo, indican un profundo conocimiento de la “animación de imágenes”, ya que descomponían el movimiento en series.
Empleaban además la perspectiva y deformaban algunas siluetas para que sean vistas desde todos los ángulos. En la cueva se han encontrado encajes que se suponen eran utilizados para colocar andamios. Los colores utilizados son de gran variedad: negro, amarillos, naranjas, marrones.
El negro fue obtenido de diferentes óxidos de manganeso. Los amarillos, marrones, naranjas, rojos, estaban hechos a partir del óxido de hierro. Las representaciones originales están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra, compuestos de diferentes minerales pulverizados y mezclados con grasa animal, clara de huevo, extractos de plantas, cola de pescado y también sangre.
Podían plasmar ese conocimiento abstracto en imágenes y símbolos, desarrollando todos los materiales que fueron necesarios para semejante obra arquitectónica y pictórica, incluso la indispensable luz artificial.

lascaux_2000x1320
https://bit.ly/2rRWzyY




Cuevas de Altamira.
La Cueva de Altamira denominada “la Capilla Sixtina de la prehistoria” fue descubierta por casualidad por D. Marcelino Sanz Sautuola en 1879.
Se pueden observar en la cueva las representaciones de Bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos, pintados de colores rojo y ocre y grabados, con una antigüedad estimada de 15.000 años durante el Paleolítico Superior. La creación de una escena integrando varias figuras, el uso de relieves propios de la cueva para generar volúmenes y la perfección en la técnica del grabado, que consigue claroscuros con sólo dos pigmentos, el negro del carbón vegetal y el rojo de óxidos, hacen única esta cueva. En su techo se pueden observar alrededor de un centenar de animales y signos, destacando los bisontes en distintas actitudes, también caballos, jabalíes, y toros.
Destaca la "Gran Cierva", con 2,25 metros de longitud. La cueva tiene una longitudinal de 270 metros y numerosos grabados a lo largo del recorrido. La zona más estrecha y baja de la cueva, que  se denomina "la cola” en donde se encuentran una serie de signos negros, que se asemejan a techos de madera o a trampas de caza. 

Imagen relacionada
https://bit.ly/2NAGszi


Las primeras formas de memoria externa eran a través de señas, gemidos, gritos, sonitos, etcétera, que expresaban cierta forma de lenguaje.

En el año 4,000 a.C. aparece la escritura:

1er Escritura: SUMERIA.
La escritura sumeria estaba basada en un medio de contabilidad que hacía uso de pequeños objetos de arcilla de diversas formas que simbolizaban un número de mercancía en particular, que después pasaban a ser representadas en tablillas de barro como numerales impresos por un cilindro. La escritura sumeria fue desarrollada en un territorio perteneciente al Oriente Medio y que formaba parte de Mesopotamia. Ellos también desarrollaron la escritura cuneiforme, la cual tuvo un mayor crecimiento, razón por la que no existen datos ampliados de este tipo de escritura basada en los números. Los sumerios emplearon un sistema sexagesimal, es decir que tenía como base el sesenta (60). La cantidad numérica más alta con la que contaba la escritura sumeria fue el 8,600, que se inventó al tener sesenta veces sesenta este número.

2da Escritura: EGIPCIA.
La escritura se basaba en jeroglíficos. Deriva de la pictografía, en la cual se representan objetos en base a dibujos. En total, esta forma de escribir tuvo alrededor de 750 signos. En el antiguo Egipto eran representados los números, desde el uno hasta los millones. Fueron los primeros en desarrollar el sistema de numeración decimal, es decir, que tiene como base el número 10.

3ra Escritura: MESOAMERICANA.
Los sistemas de escritura de los mesoamericanos tenían el objetivo de preservar en la memoria acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Así para que estos datos no se perdieran, con la ayuda de la escritura los registraban en diferentes materiales, como piedra tallada, telas, pieles, madera, huesos y cerámica. La elaboración de los códices fue una práctica muy antigua. Consistían en largas tiras que se enrollaban o plegaban en forma de acordeón y se hacían con piel de animal. Los pictogramas representaban seres humanos, animales y plantas. Los glifos ideográficos o ideogramas expresaban ideas. Los glifos fonéticos o fonogramas, con los que escribían los sonidos, por ejemplo, el color de los glifos era fundamental, dependiendo del color se sabía si el personaje hablaba con amabilidad o enojo.



Fuentes:
https://reydekish.com/2015/09/07/cueva-de-lascaux/
https://www.google.com.mx/search?ei=IftWW9jLB4fUsAWG04u4Cw&q=cueva+de+lascaux&oq=cuevas+altamira+ubicacion&gs_l=psy-ab.1.2.0i71k1l8.0.0.0.18223.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.erlAj8zVx1Q
http://www.estecha.com/reproducciones-rupestres-cuevas.htm
https://www.rutasconhistoria.es/loc/cueva-de-altamira
https://www.viajejet.com/la-escritura-de-egipto/
https://www.tiposde.com/escriturasumeria.html
https://es.scribd.com/doc/268430639/Caracteristicas-de-La-Escritura-Mesoamericana

lunes, 23 de julio de 2018

Arquitectura de hierro, Arquitectura industrial

El Hierro se empezó a utilizar a partir del año 1000 a.C. aunque no se utilizaba antes porque lo consideraban como una joya. Su uso inicia en el desierto del Sahara y se expande por el río Nilo.

La Revolución Industrial sólo es posible gracias al hierro y el acero. El impacto de la producción de acero a menor costo y a mucha mayor velocidad es notable (se pasa de un plazo de 10 días para transformar 500kg de hierro en acero a 36 horas a principios del siglo XIX y con el proceso desarrollado por Bessemer, el plazo se reduce a poco más de 20 minutos). Este impacto, que se expresa en la producción de energía como la máquina a vapor, en el transporte terrestre y marítimo, en la industria textil, en los posteriores inventos de motores eléctricos y de explosión, entre tantos, nos permite afirmar el resultado del desarrollo de la industria del acero.

En la arquitectura el hierro no es usado como material propio de la construcción hasta el siglo XVII. El hierro fundido se usa en función de su alta resistencia a la compresión, pero su escasa capacidad de tomar esfuerzos de flexión debido a su fragilidad, limitan su aplicación en elementos mayores en la arquitectura. Es en la sustitución de estructuras o partes sometidas a compresión, como el pilar y el arco. El sistema de cañerías de hierro fundido que surte las fuentes de los Jardines de Versalles construido a fines del siglo XVII que sigue operativo hasta nuestros días, habla del desarrollo incipiente de una tecnología que impactará fuertemente en la arquitectura, la ingeniería y la construcción a partir de los siglos XVIII y XIX.
A fines del siglo XVII se introducen los rieles de hierro colado. Poco a poco se avanza en el uso del hierro en la construcción, en parte como respuesta a los riesgos de incendios de las estructuras de madera de la naciente industria; un ejemplo destacado de este reemplazo es el Edificio de la Bolsa de Comercio de París. 

Edificio de la Bolsa de Comercio de Paris
Bolsa de comercio de París, Francois-Joseph Bélanger.
https://bit.ly/2LIPKsA

Palacio de Vidrio, Auguste von Voit, Munich 1854
Palacio de vidrio, Auguste von Voit, Munich 1854.
https://bit.ly/2LIPKsA
Cristal Palace, Inglaterra 1851
Crystal Palace, Londres, 1851.
 The Crystal Palace fue una edificación de hierro fundido y cristal construida en el Hyde Park, en Londres, con motivo de la Gran Exposición mundial de 1851.
https://bit.ly/2LIPKsA




Crystal Palace.


El edificio destinado a albergar tal celebración debería expresar las conquistas de la industria moderna y poseer gran transparencia y amplitud. La gran exposición que albergo el Crystal Palace, era la expo universal que se celebró en 1851 en Londres. Concebida para mostrar el progreso de todo el mundo: maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas, todos los frutos de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación. Originalmente se encontraba en Hyde Park, pero en 1854 fue trasladada a una zona del sur de Londres conocida como Upper Norwood, donde permaneció hasta su destrucción por un incendio en 1936.

https://bit.ly/2JPDTrb


Museo del Chopo.

Estructura estilo Jugendstil alemán, prefabricada y desarmable, diseñada por Bruno Möhring destinada como cuarto de máquinas de la metalúrgica Gutehoffnungshütte (Mina de la Buena Esperanza). Edificio de hierro, tabique prensado y cristal, que en 1902 albergó la Exposición de Arte e Industria Textil, en Düsseldorf, Alemania.
Un año después, el empresario mexicano, José Landero y Coss, compro parte de la estructura del edificio original. Una estructura metálica con grandes ventanales, que desarmó y embarcó, y que al llegar a México volvió a ensamblar, esta última función estuvo a cargo del Ingeniero Luis Bacmeister (1901 a 1905), en lo que en ese entonces comenzaba a ser la colonia Santa María la Ribera, a unos metros de la estación de trenes de Buenavista, en el número diez de la calle de Chopo.

Imagen relacionada https://bit.ly/2JQrbrQ

Torre Eiffel.

El proyecto de una torre de 300 metros nació con motivo de la preparación de la Exposición Universal de 1889. El motivo era estudiar la posibilidad de levantar sobre el Campo de Marte una torre de hierro, con una base cuadrada, con 125 metros de lado y 300 metros de alto. Seleccionado entre 107 proyectos, se aceptó el de Gustave Eiffel, empresario, Maurice Koechlin y Emile Nouguier, ingenieros y Stephen Sauvestre, arquitecto.
La idea era una torre muy alta, diseñada como un gran pilar con 4 columnas separadas en la base a modo de patas que se unían en la parte superior, unidas entre sí por vigas metálicas dispuestas en intervalos regulares.

https://bit.ly/2JP2e0e

Antiguo Palacio Municipal de Orizaba.


El Palacio de Hierro de Orizaba es un edificio diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel fue construido para ser la sede del Gobierno Municipal de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, México a finales del siglo XIX  bajo patrocinio del presidente de México Porfirio Díaz para albergar inicialmente al Colegio Preparatorio de Orizaba, que fue una institución de prestigio en el campo de las artes y la ciencia durante el siglo XIX. Actualmente es sede del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Orizaba, Veracruz

Resultado de imagen para palacio de orizaba https://bit.ly/2A2VrAr


Casa Vicens.


La Casa Vicens fue el primer encargo para Antoni Gaudí, en el año 1878, y es considerada su primera obra maestra. Se trata de un proyecto imaginativo, moderno e innovador, donde el artista utiliza por primera vez numerosos elementos estructurales, decorativos y simbólicos, que acabarán definiendo su lenguaje arquitectónico.
Gaudí recibe el encargo por parte del Sr. Manuel Vicens de construir una casa de veraneo para él y su mujer en los terrenos que había heredado en la calle de Sant Gervasi. Las obras se inician en 1883 y se prolongan hasta 1888. Gaudí proyecta una casa de pequeñas dimensiones, estructurada en cuatro niveles: subterráneo, planta baja y dos pisos. Proyecta también un jardín, en el que diseña un arco monumental que enmarca una cascada y garantiza el ambiente fresco del propio jardín y del interior de la casa.
Las fachadas de la Casa Vicens se caracterizan por su modulación a través de azulejos cerámicos blancos y verdes, dispuestos a modo ajedrezado y combinados con azulejos con motivos florales, definiendo una arquitectura de ángulos rectos.

Imagen relacionadahttps://bit.ly/2Lve8Rz




Edificio Carson.


Los Almacenes Carson Pirie & Scott son uno de los edificios más característicos de la arquitectura moderna desarrollada entre los siglos XIX y XX. La espectacular construcción fue realizada por el arquitecto Louis Henry Sullivan (1856 – 1924), uno de los artistas más destacados de la famosa Escuela de Chicago. Ésta adquirió un gran protagonismo en Norteamérica durante los primeros años del siglo XX caracterizándose por el uso de nuevos materiales y la construcción de elevadas edificaciones urbanísticas. Gracias a un incendio, en 1871 se destruyó gran parte de la ciudad de Chicago incluida la zona del centro y empresarial, tiempo después se reconstruyó. 

sullivan_center_with_heyworth_building https://bit.ly/2mGDLRy

Palacio de Hierro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

José Tron y José Leautaud  se asociaron en 1876 y en el año de 1879 una pequeña  tienda se convirtió en compañía conservaba el nombre popular de "Las Fábricas de Francia". Los socios decidieron comprar un terreno en el año de 1888, en las antiguas calles de San Bernardo y pasaje de la Diputación, que actualmente corresponden a las calles de Venustiano Carranza y 5 de febrero. La idea era construir un edificio que tuviera 5 pisos para instalar la tienda. El impacto de la construcción fue enorme, pues era el primer edificio que se construía en México con estructura de acero y hierro. El prestigio del proyecto siguió creciendo, a cargo de los reconocidos arquitectos Ignacio y Eusebio de la Hidalga.  Poco a poco la tienda fue adquiriendo gran prestigio y sus dueños pensaron que debían establecer la primera tienda de departamentos en la Ciudad de México con el mismo concepto que se tenía en otras grandes ciudades del mundo como Londres, Chicago, Nueva York y París. El edificio fue edificado con vigas de acero y hierro de origen belga y se inauguró en 1891 con un nuevo nombre “El Palacio de Hierro”, pues terminaron reconociendo que bajo este concepto había adquirido gran popularidad entre la gente que transitaba por el lugar.
Fue reinaugurado el 22 de octubre de 1921 con el diseño del famoso arquitecto francés Paul Dubois, quien plasmó los avances los avances en el diseño de tiendas departamentales al estilo Art Deco y Art Nouveau. Destaca su vitral emplomado al estilo de la casa Tiffany y el barandal de fierro ensamblado.

Resultado de imagen para palacio de hierro zocalo https://bit.ly/2mEKueR

https://bit.ly/2OgpFTAImagen relacionada 


Gran Hotel de la Ciudad de México.


Esta obra fue creada por el francés Jacques Gruber en 1908 y del arquitecto Daniel Garza. El edificio fue construido para albergar el Centro Mercantil, que llegó a ser la tienda departamental más importante de Latinoamérica. Fue inaugurado por el entonces presidente Porfirio Díaz en septiembre de 1899.
En 1968 cambio su misión hacia el servicio de hospedaje y se convirtió en el Gran Hotel Ciudad de México. Considerado como uno de los mejores hoteles de México, el Gran Hotel Ciudad de México destaca por su histórica sofisticación y elegancia del Viejo Mundo. Distinguido de otros hoteles en el centro de la Ciudad de México por la belleza de su arquitectura Art Nouveau, por tener exuberantes decoraciones que representan curvas, flores y hojas vegetales y su emblemático vitral Tiffany en el lobby y sus antiguos elevadores; el lobby del hotel es prueba del resultado que se logró al trabajar la herrería; los elevadores de rejillas fueron de los primeros en instalarse en México. Cada pieza de esta área aporta carácter al hotel: los pisos de mármol, los sillones rojos aterciopelados y los finos muebles antiguos. 

Light, color, blue...,contrast art Mexico Gran Hotel de la Ciudad de Méxicohttps://bit.ly/2Oe9d63



ART NOUVEAU

El término Art Nouveau se utiliza en la Historia del Arte con un sentido amplio, para referir a diversos movimientos de vanguardia europeos que, a partir de 1890 aproximadamente, compartían similares inquietudes respecto de la necesidad de renovación de la arquitectura y las artes aplicadas y no pocas similitudes formales en sus producciones, aunque también reconocían diferencias nacionales. La reacción contra las reglas y postulados artísticos de las academias y contra la "historia" como base de referencia e inspiración en temas y estilos, es el común denominador de una serie de artistas y obras que, en diferentes países, recibieron diversas denominaciones para identificar esta nueva propuesta estilística. Así, "Art Nouveau" fue el nombre con que se la conoció en Francia y Bélgica; "Jugendstil" en Alemania; "Stile Liberty" en Italia; "Modernism" en España o "Sezessionstil" en Austria. Con sus aspectos comunes y sus diferencias regionales, y desarrollándose entre la última década del s.XIX y las primeras del XX, en su conjunto estos movimientos constituyeron la transición entre el historicismo y el "Movimiento Moderno" del siglo XX. Revalorizaban el trabajo artesanal, diezmado por la producción industrial, e inspirándose en la tradición de los oficios medievales, proponían su recuperación.


ART DÉCO

El art déco es un estilo de decoración que fue especialmente popular en los años 30 donde se utilizaban formas y líneas simples y colores fuertes. Fue un movimiento amplio que inundo todas las disciplinas artísticas dejando maravillosos ejemplos de arquitectura, interiorismo, mobiliario, joyas, pintura y artes gráficas, encuadernación, moda, vidrio, cerámica, entre otros.

Resultado de imagen para empire state art deco Empire State building, Art Déco. https://bit.ly/2NJBLDl

ART DECO ARQUTECTURA CHISTLEART DECO ARQUTECTURA CHISTLE
ART DECO ARQUTECTURA CHISTLE

Fuentes:
http://www.arquitecturaenacero.org/historia/historia/el-hierro-y-el-acero-en-la-historia-de-la-arquitectura
https://www.caracteristicas.co/edad-de-los-metales/
http://adm-cris.blogspot.com/2011/05/datos-nombre-crystal-palace-palacio-de.html
http://www.chopo.unam.mx/historia.html
http://bangbangbang.com.mx/museo-del-chopo-historia/
https://www.toureiffel.paris/es/el-monumento/historia
https://veracruz.mx/atractivo.php?idnota=342
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/el-sueno-de-hierro-y-acero-de-orizaba/
https://arte.laguia2000.com/arquitectura/almacenes-carson-louis-sullivan
http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-palacio-de-hierro.html
https://zonapreferente.com/art-nouveau-a-la-mexicana-la-historia-del-gran-hotel-la-ciudad-mexico/
http://www.expocompositores.com/conoce-la-historia-del-gran-hotel-ciudad-de-mexico/
http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/una-visita-casa-vicens_12092/1
http://www.portalgaudi.cat/es/los-edificios/casa-vicens/
http://www.arqfdr.rialverde.com/8-S_xix/art_nouveau.htm
http://arteac.es/el-art-deco/